Tristesse animal noir

21 janvier 2013 § Poster un commentaire

Stanislas Nordey a monté au Théâtre de la Colline le magnifique texte d’Anja Hilling, Tristesse animal noir. Jeune auteur allemande, elle fait brûler les codes de l’écriture théâtrale dans un gigantesque, dantesque, apocalyptique feu de forêt, dont on se demandait bien comment il allait être représenté sur scène. Une œuvre brillante.

nordey_tristesse_elis_carecchio_1© Elisabeth Carecchio

C’est Valérie Dréville qui commence. Une forêt, une forêt mixte, pins, frênes, tilleuls, hêtres, des chênes aussi, parfois un saule. C’est le soir. Et l’été. La forêt flamboie. Il fait torride, pas simplement chaud. Depuis trente-quatre jours, la forêt attend la pluie. Une attente qui la rend plus haute en couleurs, plus sonore, plus belle. Rampement du mille-pattes sur une friable feuille de hêtre, cliquetis de la carapace du scarabée, scintillante au moment où elle tombe sur le sol assoiffé, grattement de griffes d’écureuils sur les écorces d’arbres qui s’effritent. Rouge et brun. À un moment un bruit de moteur, projections de pierres, de mottes de terre sur un étroit chemin à deux voies. Un minibus Wolkswagen noir et beige, climatisé, vitres teintées, fermées. Et la didascalie d’ouverture de continuer sur une page entière. La comédienne la prend en charge, puis les autres acteurs prennent en charge pendant la pièce les didascalies qui les concernent. Ces indications scéniques n’en sont pas vraiment : elles font basculer le théâtre dans le récit, et créent un effet de distanciation qui tisse tout le texte. Dans ces conditions, il est impossible de représenter l’action, il faut la dire.

Stanislas Nordey fait parler ses acteurs face public quasi systématiquement, comme si l’horreur nous était directement adressée — j’ai rarement vu une salle aussi attentive. Six amis et un bébé partent faire un barbecue en forêt. L’une est photographe, l’autre directeur d’une agence de mannequin, un autre chanteur, une autre encore ancienne mannequin… Leurs discussions sont futiles, citadines, sorties d’un monde et transplantées dans un autre. Dans la forêt, face à une nature qui renvoie fondamentalement à la vie, leurs préoccupations apparaissent déplacées. Elles sont pourtant au cœur des pensées de n’importe qui : composition/recomposition de l’amour (certains ont été ensemble), vieillesse et passage du temps (l’ancienne mannequin, à présent mère, qui n’allaite pas pour pouvoir fumer et boire et espère redevenir modèle)… Sujets à la fois triviaux et essentiels, qui portent la première partie de la pièce, « la fête ». Bientôt, « le feu ».

Représenté par un tapis de lumières au sol sur lequel marchent les acteurs, le feu embrase la forêt et dissout les individus : les répliques se succèdent sans attribution spécifique, au metteur en scène de distribuer la parole. La toile peinte, où sont représentés des arbres, cède la place à un immense cheval mort, gris de cendres. Du doré brûlant on passe progressivement au noir cendré et au blanc argenté, couleurs de la mort et de la tristesse, mais aussi de la fixation dans une a-temporalité. Une sorte de Pompéi naturel, qui confère une certaine beauté à l’horreur. « Ce n’est pas un hasard si dans Tristesse, les corps restent figés dans le vivant : la mort nous oblige à nous interroger sur le statut de la vie à l’œuvre », explique Nordey dans le programme. Les corps, ce sont d’abord ceux des six amis, méticuleusement décrits : les cheveux restés dans une main, les doigts de l’enfant calciné tombés à terre, le bras mort qui devra être amputé… et tous les animaux. Si à la première découverte du texte on est happé tout entier par ces descriptions factuelles, distanciées, qui jamais ne portent de jugement sur les personnages (tout point de vue moral est évacué), sur scène on se perd un peu dans cette parole de profusion, accumulation de détails et de sensation, rattrapé par les lumières et la scénographie. On se perd dans le vertige de la parole comme les personnages se perdent dans la forêt. Pas de spectaculaire, mais un tourbillon de mots qui figure à lui seul les flammes, avant la mort, celle de l’après-feu : « la ville ».

Dans la troisième partie, éclairée au néon, il s’agit d’un retour à la ville et de l’impossibilité de vivre après l’horreur. Cette construction fait penser à la dramaturgie d’Arne Lygre qui souvent, après la mort de son personnage principal, fait vivre des personnages secondaires qui tournent tout entier autour de l’absence du personnage principal et de la redistribution des rapports de groupe. Chez Anja Hilling, des couples se font, d’autres se défont, un autre encore se retrouve. Certains personnages sont morts dans l’incendie, et ceux qui sont restés vivants doivent apprendre à continuer. La parole est morcelée, jamais directe, petites phases lancées dans le vide. Le groupe est atomisé, bulles flottant dans un espace impersonnel : micros, néons, salle blanche qui devient d’abord un cimetière, puis la galerie de l’exposition de la photographe : animaux morts, cendres, objets trouvés. L’inanimé qui permet de rester vivant.

Bulbus

10 février 2011 § Poster un commentaire

… ou la tentation d’un hors-monde. Daniel Jeanneteau met en scène au Théâtre de la Colline un conte glacé d’Anja Hilling, Bulbus. Déroutant et envoûtant.

Une jeune femme et un jeune homme, tous deux orphelins, arrivent en même temps par la grâce du conte dans le village de Bulbus, perdu au fin fond d’une montagne anonyme, enseveli par la neige et le silence. La première erre en direction de sa mère, qui l’a abandonnée vingt ans plus tôt dans un magasin Ikea, le deuxième fait un reportage à l’occasion du concours local du plus beau village. Appareil photo en main, il prend régulièrement le micro pour marquer les chapitres du conte. Les vieux habitants vivent une routine retirée du monde faite d’allers-retours entre l’épicerie et la piste de curling, qui se confond avec le plateau. Circulaire, blanc, celui-ci est percé en son milieu par un œil de verre, où s’incarnent l’immobilité, le froid et l’errance. L’endroit ne compte pas d’enfant ; le bus a cessé de passer il y a des années. Les deux orphelins seront bientôt rattrapés par le froid et l’amnésie, et choisiront de rester à Bulbus.

Etrange objet que ce Bulbus. Poétique mais trivial (secrets de l’enfance, rédemption par l’amnésie, étranger qui sème la confusion au village), bavard (les récits du passé racontés par le héros ne sont pas représentés en même temps…) mais silencieux (… et accueillis par une scène noire et vide), ennuyeux mais pas tout à fait, il propose un autre espace/temps. L’ennui vient d’un rythme de parole et de mouvement très régulier, presque monotone, mais qui n’est, contrairement à un Régy ou un Grüber, ni trop lent ni trop rapide. Pourtant, à aucun moment il ne paraît réaliste. C’est le rythme du conte, suffisamment lent pour permettre au spectateur de tout comprendre (la pièce n’est pas inintelligible) et suffisamment rapide pour nous emporter dans ses glissades sur la glace.

Belle et drôle parodie de patinage artistique pour dire l’empêchement de l’amour à Bulbus ; touchant retour d’un passé obsédant avec le bus à pattes, lieu de passage comme de représentation ; magnifique pétrification semi-consciente par le froid chez l’héroïne, posée au centre de l’œil, nue sous son drap rouge. Il n’y a que lui, l’autre héros, qui peut la réchauffer. Les deux moitiés se retrouvent, et demeurent collées et immobiles.

Où suis-je ?

Entrées taguées Anja Hilling sur Théâtrales.